Toutes les œuvres d'art
Lasveguix Marianne Obey Urban Wall Fragment #1
Dans cette œuvre, Lasveguix explore la technique du collage et de l’affiche déchirée pour revisiter une icône graphique bien connue : la Marianne popularisée par Shepard Fairey (Obey). Au centre, le visage stylisé et ornementé émerge à travers des strates d’affiches colorées, typographiques et manuscrites, créant un jeu de dévoilement progressif. La composition donne l’impression d’un fragment arraché à un mur urbain, comme une section de palimpseste visuel où les couches successives d’affichage racontent une histoire collective. En mêlant l’univers visuel d’Obey — symbole de résistance et de contre-culture — à son propre langage plastique, Lasveguix compose une pièce à la fois brute et poétique. Les déchirures, les superpositions et les textures font écho à la matérialité de la rue, où les images s’effritent et se réinventent au fil du temps. L’œuvre interroge ainsi la tension entre icône et appropriation contemporaine, entre mémoire commune et expression personnelle. Taille encadrée : 42 x 32 x 3 cm
€300,00
Mitch Richmond Iron Man - Full A.R.M.O.R.
Cette sculpture en métal poli est une réinterprétation contemporaine du célèbre casque d’Iron Man. Mitch Richmond revisite ici l’icône de la pop culture en la transformant en une pièce sculpturale aux lignes nettes et à la surface miroir, qui reflète l’espace environnant et souligne la précision du travail artisanal. En isolant l’objet de son contexte narratif et en le façonnant dans un métal brillant, l’artiste en fait un symbole hybride : à la fois armure futuriste et artefact d’exposition. Cette approche met en lumière la fascination collective pour la technologie et les figures héroïques modernes, tout en interrogeant la frontière entre objet de divertissement et œuvre d’art.
€1.200,00
Bearbrick Cheer Bear (Costume Edition) 400%
Avec cette édition spéciale, Medicom Toy revisite le monde coloré et tendre des Care Bears à travers l’un de ses personnages les plus iconiques : Cheer Bear (Bisounours). Reconnaissable à sa fourrure rose et à son ventre orné d’un arc-en-ciel, Cheer Bear incarne la joie, l’amitié et l’optimisme. Cette version Costume Edition se distingue par son revêtement en fausse fourrure, qui transforme la silhouette culte du Bearbrick en véritable peluche. Doux au toucher et fidèle au design original du personnage, ce Bearbrick combine l’univers pop des jouets de collection avec la nostalgie réconfortante des années 80. En format 400%, ce Bearbrick devient une pièce unique et attachante, idéale pour les collectionneurs de Bearbricks, les amateurs de pop culture et tous ceux qui souhaitent ajouter une touche de bonne humeur à leur collection.
€400,00
Bearbrick Banksy Love Rat Bearbrick - 400% & 100%
Cette édition spéciale rend hommage à l’une des œuvres les plus emblématiques de Banksy, artiste mystérieux et figure incontournable du street art contemporain. Le Love Rat, apparu pour la première fois dans les rues de Londres, est devenu au fil du temps l’un de ses symboles les plus reconnaissables : un rat noir tenant un pinceau dégoulinant de rouge, dessinant un cœur. Imprimé en all-over sur la silhouette culte du Bearbrick, ce motif allie la simplicité graphique de Banksy et la force de son message, mêlant provocation, poésie et critique sociale. Le fond imitant des lignes de cahier apporte une touche urbaine et brute, renforçant l’identité street art de la pièce. Proposé en set 400% et 100%, ce Bearbrick se présente comme une véritable œuvre d’art à collectionner, idéale pour les amateurs de street culture, d’art contemporain et de l’univers provocateur de Banksy.
€400,00
Bearbrick Andy Warhol x Jean Michel Basquiat Bearbrick - 400%
Cette édition unique réunit deux icônes de l’art contemporain : Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat. Inspiré de leurs œuvres collaboratives et de leur dialogue artistique dans le New York des années 1980, ce Bearbrick transpose leur énergie créative sur la silhouette culte du jouet-objet. Le design reprend des éléments emblématiques des deux artistes : le graphisme brut et instinctif de Basquiat, mêlant visages, mots et symboles, fusionne avec les références pop et commerciales de Warhol, notamment ses chiffres et typographies colorées. Le résultat est une pièce explosive, où se rencontrent deux univers qui ont redéfini les frontières entre art majeur et culture populaire. En format 400%, ce Bearbrick devient une véritable œuvre d’art à collectionner, célébrant la puissance et l’avant-garde de deux figures incontournables de l’histoire de l’art contemporain.
€400,00
Bearbrick Subway Bearbrick - 400% & 100%
Cette édition spéciale du Bearbrick a été réalisée en collaboration avec atmos, le célèbre label japonais de streetwear et de sneakers. Véritable hommage à Tokyo, la figurine reprend le design iconique du plan du métro tokyoïte et New-Yorkais, symbole de la vie urbaine trépidante de la capitale japonaise. Le motif intégral de la carte, appliqué sur le corps du Bearbrick, transforme cette silhouette culte en une œuvre graphique où design et culture métropolitaine se rencontrent. Le logo atmos s’affiche fièrement sur la poitrine, renforçant le lien entre la street culture et l’esthétique contemporaine du jouet-objet. Proposé en set 400% et 100%, ce Bearbrick s’impose comme une pièce incontournable pour les collectionneurs et les passionnés de design, de mode urbaine et de culture tokyoïte.
€400,00
Bearbrick Bearbrick Tristan Eaton - 400%
Ce Bearbrick en édition 400% est signé par Tristan Eaton, artiste américain reconnu pour ses fresques monumentales et son style unique mêlant pop art, culture urbaine et collage visuel. Sur cette figurine, Eaton déploie son univers explosif : une mosaïque de visages, de typographies rétro et de références graphiques issues de la culture populaire et du cinéma. Le design riche en couleurs et en contrastes incarne parfaitement la démarche de l’artiste, qui joue avec les couches d’images et de symboles pour créer des compositions dynamiques et captivantes. L’association entre le support iconique du Bearbrick et l’esthétique vibrante de Tristan Eaton donne naissance à une pièce de collection incontournable, au carrefour de l’art contemporain, du design et du street art. Un objet d’art unique, idéal pour les passionnés de pop culture et les collectionneurs exigeants.
€400,00
Bearbrick Toshusai Sharaku Actor Otani Oniji Ⅲ as the Footman Yakko Edohei - 400% & 100%
Ce Bearbrick rend hommage au grand maître japonais de l’estampe ukiyo-e, Utagawa Kuniyoshi (1798-1861), célèbre pour ses représentations spectaculaires de guerriers, de créatures mythologiques et de scènes surnaturelles. Sur cette figurine iconique, on retrouve un collage d’œuvres emblématiques de Kuniyoshi, notamment ses célèbres squelettes et spectres, illustrant la puissance dramatique et l’énergie graphique qui caractérisent son art. L’association entre le design moderne et minimaliste du Bearbrick et l’intensité visuelle des estampes traditionnelles crée un objet de collection unique, à la croisée de la culture pop et de l’art classique japonais. Disponible en set 400% et 100%, ce Bearbrick devient une véritable pièce d’art contemporain, idéale pour les amateurs de design, de street culture et d’estampe japonaise.
€400,00
Bearbrick Bearbrick Keith Haring V8 - 400% & 100%
Le Bearbrick Keith Haring V8, édité par MediCom Toy, célèbre l’univers graphique unique de l’artiste new-yorkais Keith Haring, figure emblématique du street art des années 1980. Sur la silhouette iconique du Bearbrick, on retrouve les motifs noirs et rouges caractéristiques de Haring : silhouettes dansantes, lignes vibrantes et petits cœurs rouges, exprimant à la fois énergie, mouvement et humanité. Ce set réunit les deux formats classiques, 400% et 100%, permettant d’apprécier les détails du design autant en version compacte qu’en pièce décorative de taille intermédiaire. La finition blanche, sur laquelle se déploient les figures stylisées de Haring, évoque ses fresques murales et ses dessins réalisés à la craie dans le métro new-yorkais. À la croisée de l’art urbain et du design contemporain, ce Bearbrick incarne la volonté de MediCom Toy de transformer la figurine en support d’expression artistique et rend hommage à l’esthétique universelle, joyeuse et engagée de Keith Haring.
€400,00
Bearbrick Bearbrick Banksy Riot Cop - 400% & 100%
Le Bearbrick Banksy Riot Cop, édité par MediCom Toy, rend hommage à l’univers subversif et provocateur de l’artiste britannique Banksy. Inspiré de l’une de ses œuvres les plus emblématiques, cette figurine reprend le motif du policier anti-émeute portant un casque de protection, dont le visage est remplacé par un smiley jaune iconique, symbole d’ironie et de critique sociale. Sur la surface de la figurine, on retrouve un graphisme texturé, mêlant nuances sombres, effets de graffiti et superpositions de motifs, qui rappellent l’esthétique du street art urbain. Cette déclinaison existe en plusieurs tailles (ici visibles en 400% et 100%), permettant aux collectionneurs d’apprécier les détails aussi bien en version monumentale qu’en format miniature. À la croisée de l’art contemporain, du design et de la contre-culture, le Bearbrick Banksy Riot Cop illustre parfaitement la démarche de Banksy : détourner les symboles du pouvoir et de l’autorité pour leur opposer un message critique et accessible au plus grand nombre.
€400,00
Bearbrick Bearbrick Marilyn 25 - Andy Warhol (after) - 400% & 100%
Le Bearbrick Marilyn 25 – Andy Warhol 100% & 400% est une édition exclusive rendant hommage à l’une des œuvres les plus célèbres du maître du pop art, le portrait de Marilyn Monroe réalisé en 1967. Ce coffret réunit deux figurines, un modèle 100% de 7 cm et un modèle 400% de 28 cm, entièrement recouverts du motif iconique de Warhol dans une explosion de couleurs vives mêlant rose, jaune, bleu et noir. La signature de l’artiste vient compléter ce design vibrant, transformant l’objet en véritable pièce de collection. Entre l’aura intemporelle de Marilyn Monroe, le style unique d’Andy Warhol et l’univers créatif de Medicom Toy, ce Bearbrick s’impose comme un incontournable pour les amateurs d’art contemporain et de design.
€400,00
Stefanie Raus Abstrakt schwarz weiss XXL
Avec Abstrakt schwarz weiss XXL, Stéfanie Raus propose une immersion dans un univers où rythme, mouvement et énergie picturale s’entrelacent. La toile, monumentale, se déploie dans un contraste radical entre noir profond et tracés blancs dynamiques. Ces lignes, tour à tour courbes, boucles et arabesques, recouvrent la surface comme une écriture spontanée, une calligraphie abstraite qui échappe à toute lecture rationnelle. Le fond noir agit comme un champ d’intensité sur lequel se détachent ces gestes répétés, créant un effet de vibration visuelle. L’alternance entre densité et respiration, entre superpositions et espaces laissés libres, confère à l’ensemble une musicalité presque hypnotique. Cette œuvre s’inscrit dans la recherche constante de Stefanie Raus : faire de l’abstraction un langage sensoriel et immédiat, où le spectateur est invité à projeter son propre imaginaire et à se laisser emporter par la force du geste.
€990,00
Stefanie Raus Abstraktion schwarz XXL
Dans cette œuvre, Stéfanie Raus explore la radicalité du contraste et la puissance du geste pictural. Une large forme noire, dense et mouvante, occupe presque tout l’espace de la toile, créant une tension immédiate entre plénitude et vide. Le fond clair, laissé apparent par fragments, agit comme un contrepoint lumineux qui souligne la profondeur de la masse sombre. Les contours irréguliers et les ouvertures blanches au cœur de la composition suggèrent un mouvement organique, presque calligraphique, où le noir se déploie comme une énergie brute. Les éclaboussures et traces périphériques rappellent l’instantanéité de l’acte créatif, où la spontanéité du geste s’impose sur toute recherche de perfection formelle. Par sa force minimaliste et son intensité visuelle, cette toile acrylique incarne la démarche de Stefanie Raus : une peinture de l’essentiel, qui interroge la matière, l’espace et le regard, en oscillant entre chaos et équilibre.
€990,00
Stefanie Raus Abstrakt beige braun XXL
Dans cette œuvre, Stéfanie Raus déploie un langage visuel minimaliste et gestuel où la fluidité des lignes dialogue avec la rigueur de la composition. Sur un fond brun chaleureux et mat, des tracés blancs épais, souples et continus s’entrelacent pour former un réseau labyrinthique. L’artiste explore ici la tension entre contrôle et spontanéité : chaque ligne semble à la fois calculée et libre, évoquant un mouvement perpétuel. Les éclaboussures de peinture, laissées volontairement visibles, renforcent la dimension organique de la toile et rappellent le geste de l’artiste dans l’instant de création. Cette combinaison entre rigueur géométrique et vitalité du geste confère à l’œuvre une présence à la fois graphique et méditative. Cette toile acrylique illustre parfaitement la démarche de Stefanie Raus, où l’abstraction devient terrain d’expérimentation sensorielle et émotionnelle, invitant le spectateur à se perdre dans les méandres des lignes et à retrouver son propre rythme intérieur.
€990,00
Eric Lespinasse #10 - Voluptuousness 4 - XXL
Dans cette composition, Eric Lespinasse poursuit son exploration de l’équilibre fragile entre réalisme et matière brute. Le portrait féminin, d’une grande intensité poétique, se détache avec délicatesse sur un fond texturé qui semble fissuré, comme marqué par le temps. Le visage, aux traits d’une précision saisissante, exprime une intériorité profonde, accentuée par les yeux clos et la sérénité du geste. Les aplats de peinture, épais et fragmentés, révèlent une texture presque minérale, conférant à l’ensemble une dimension sculpturale. Les teintes chaudes d’ocre, d’orange et de chair se mêlent aux nuances froides de bleu et de vert, créant un contraste vibrant qui magnifie la lumière et souligne la sensualité du corps. Cette giclée sur toile grand format (100 cm de large par 150 cm de haut) illustre parfaitement la démarche d’Éric Lespinasse, où l’émotion humaine rencontre la force expressive de la matière, entre fragilité et intensité.
€1.200,00
Eric Lespinasse #9 - Voluptuousness 4 - XXL
Cette œuvre d’Eric Lespinasse illustre avec puissance sa maîtrise du mélange entre hyperréalisme et matière picturale. Le portrait féminin, saisi dans une attitude d’abandon et de douceur, est rendu avec une précision quasi photographique qui contraste avec l’abstraction texturée de l’arrière-plan. La peau, délicatement modelée, se fond par endroits dans des touches épaisses de couleur, comme si la chair dialoguait directement avec la peinture. Les aplats vibrants – mauves, verts, orangés et bleus – appliqués en larges gestes au couteau viennent fragmenter la composition et confèrent à l’ensemble une intensité expressive. L’artiste joue ici sur la frontière entre figuration et abstraction, soulignant la sensualité du sujet tout en rappelant la matérialité brute de la peinture. Cette giclée sur toile de grand format (100 cm de large par 150 cm de haut) traduit parfaitement l’univers singulier d’Éric Lespinasse, où l’émotion humaine s’allie à la force gestuelle de la matière.
€1.200,00
Parscha Mirghawameddin Stone By Stone
Stone by Stone est une toile abstraite en noir et blanc qui explore la matérialité brute et la puissance du rythme graphique. L’artiste superpose des strates de peinture, travaillées par gestes répétés, qui créent une structure visuelle rappelant à la fois des murs érodés, des textures minérales et des empreintes urbaines. Les contrastes marqués entre le noir profond et le blanc éclatant évoquent la construction et la déconstruction, comme si chaque coup de pinceau représentait une pierre posée ou déplacée. Les traces verticales et horizontales s’entrecroisent pour former une trame complexe, presque architecturale, où l’œil se perd dans un jeu de profondeur et de densité. Cette œuvre incarne l’approche de Parscha Mirghawameddin : une abstraction expressive qui invite à ressentir la force des matières et le passage du temps, tout en laissant à chacun la liberté d’y projeter ses propres images – ruines, paysages urbains, ou souvenirs de pierres bâties « pierre par pierre ».
Irina Vladau After the Pink
Cette toile grand format d’Irina Vladau (150 x 150 cm) se déploie comme une véritable explosion de textures et de couleurs. L’artiste joue avec des nuances de rose poudré, bleu azur, gris profond et blanc lumineux, créant une composition aérienne et organique. Les coups de pinceau amples et les superpositions de matière donnent une impression de mouvement, presque de respiration, comme si la toile captait l’éphémère d’un ciel en mutation ou d’un paysage abstrait en suspension.Quelques touches plus vives – bleu turquoise, rouge carmin ou brun chaleureux – viennent rythmer l’ensemble et attirer le regard vers des zones de densité contrastant avec des espaces plus légers et diffus. À la fois abstraite et poétique, cette œuvre invite à la contemplation et à l’introspection. L’équilibre entre spontanéité et subtilité des nuances reflète la recherche d’Irina Vladau : transformer l’émotion brute en harmonie picturale.
€3.000,00
Mikko Cupid Valentine On Frame
Cupid Valentine On Frame est une explosion de couleurs et d’énergie où l’iconographie classique rencontre la fougue de l’art urbain.Au centre, la figure d’un Cupidon, symbole intemporel de l’amour, est représentée dans un style presque photographique, mais traversée de coulures, de projections et de superpositions colorées qui la propulsent dans une dimension contemporaine et vibrante. Réalisée avec des techniques mixtes — peinture acrylique, aérosol, marqueurs, crayon et pochoirs — l’œuvre juxtapose précision et spontanéité. Le fond incandescent, dominé par les rouges et les oranges, irradie comme une aura passionnelle, tandis que des éclaboussures de rose, de vert et de bleu fragmentent l’image, créant un contraste entre la douceur angélique et la puissance expressive. Le cadre blanc esquissé autour du personnage agit comme une ouverture symbolique : Cupidon semble en sortir pour se projeter vers le spectateur, rappelant que l’amour, dans toute son intensité, transgresse les limites et envahit l’espace. Avec Cupid Valentine On Frame, Mikko revisite le mythe du Cupidon pour en faire une icône urbaine, à la fois tendre et explosive, où l’amour se déploie dans le chaos lumineux des villes modernes.
Mitch Richmond Starboy - Daft Punk
Avec Starboy, Mitch Richmond signe un hommage sculptural à l’imaginaire futuriste et à l’esthétique robotique popularisée par la musique et la pop culture. Inspiré du casque emblématique de Daft Punk, l’artiste en propose une version épurée, figée dans un alliage doré miroir qui capte l’espace environnant autant qu’il le distord. La surface parfaitement lisse et réfléchissante du casque évoque une présence à la fois humaine et déshumanisée — une figure androgyne, sans visage, suspendue entre machine et émotion. En recourant à l’or, Richmond confère à l’objet une dimension sacrée, presque mythologique : le robot devient idole. Starboy incarne cette tension entre individualité et anonymat, entre technologie et identité. C’est un portrait du XXIe siècle où l’ego s’efface derrière des interfaces brillantes, où l’artiste s’efface derrière l’avatar.
€1.200,00
Mitch Richmond Golden Boy - Stormtrooper
Dans cette oeuvre, Mitch Richmond détourne l'iconique casque de Stormtrooper de l’univers Star Wars pour en faire une sculpture résolument contemporaine, aussi brillante qu’introspective. Entièrement recouvert d’un chromage miroir, l’objet devient surface de réflexion – au sens propre comme au figuré. L’effet miroir interroge la place de l’individu dans les systèmes qu’il sert aveuglément, à l’image des soldats impériaux anonymes. L’œuvre oscille entre pop culture et critique sociétale. En figeant dans un métal éclatant ce symbole de conformisme et d’obéissance, Richmond le transforme en totem luxueux et paradoxal. Le spectateur y aperçoit son propre reflet, prisonnier d’un casque qui semble dire : « Qui êtes-vous derrière le masque ? » Cette pièce interroge l’identité, la standardisation et le pouvoir des symboles dans notre imaginaire collectif. À travers cette armure figée, Mitch Richmond nous invite à réfléchir à notre propre rôle dans les récits que nous consommons et perpétuons.
€1.200,00
Mitch Richmond Saber Lux - Sabre Laser Star Wars
Avec Saber Lux, Mitch Richmond livre une interprétation personnelle et poétique du sabre de Luke Skywalker. Cette œuvre en métal patiné ne cherche pas à reproduire l’objet à l’identique, mais à en capter l’essence : celle d’un passage, d’un legs, d’un objet chargé d’histoire autant que de symbolique. Le traitement bronze patiné, aux accents sombres et profonds, donne à cette sculpture des allures d’objet sacré, presque mystique. Les lignes sont épurées mais puissantes, alternant entre douceur des courbes et rigueur industrielle. Chaque détail – la molette hexagonale, les rainures régulières, la terminaison sculptée – évoque le lien entre l’ancien et le futur, entre l’artisanat et la technologie, entre le mythe et la matière. En revisitant le sabre de Luke, Richmond dépasse la simple référence à Star Wars : il interroge ce que signifie hériter, transmettre, et transformer un symbole collectif en une œuvre unique, dense et silencieuse.
€750,00
Mitch Richmond Saber NOX #2 - Sabre Laser Star Wars
Mitch Richmond propose ici une sculpture saisissante mêlant nostalgie et puissance symbolique. Inspirée de l’iconographie de la science-fiction, cette œuvre en métal évoque immédiatement le célèbre sabre laser de la saga Star Wars, ici revisité comme une relique intemporelle. La finition en bronze patiné renforce l’effet d’objet ancien, presque archéologique, comme si cette pièce avait traversé les âges. Le traitement des surfaces, à la fois brut et maîtrisé, confère à l’objet une densité visuelle et tactile, incitant le spectateur à contempler l’artefact non plus comme une arme futuriste, mais comme une sculpture à part entière. Par ce geste, Richmond transforme un symbole de culture populaire en œuvre d’art contemporaine, jouant avec les notions de mémoire, d’héritage et de transformation des objets iconiques.
€750,00
Gunnar Zyl Umbrella Boy
Dans cette œuvre saisissante, Gunnar Zyl propose une scène poétique et urbaine où un enfant, silhouette noire au pochoir, brandit un grand parapluie rouge, emblématique de protection et de vulnérabilité. Le contraste fort entre le rouge vif du parapluie et le fond déstructuré en tons gris, beige et noir, saturé de graffitis et de coulures, incarne l’un des marqueurs du style de Zyl : la fusion du street art brut avec des symboles tendres ou universels. La figure de l’enfant, anonyme, chargée de douceur et de nostalgie, évoque l’innocence face à un monde chaotique. Le parapluie, tout en étant censé protéger, semble lui-même éclaboussé et dégradé, comme si la protection était imparfaite — une métaphore subtile des défis que chacun affronte en grandissant. Le fond, volontairement désordonné, évoque un mur de rue où le tag devient mémoire, bruit ou désespoir. À travers cette pièce, Gunnar Zyl poursuit sa réflexion sur la fragilité de l’innocence dans un monde urbain saturé, mais aussi sur la résilience, l’acte de se dresser avec dignité dans un univers instable. L’œuvre, malgré la tension de ses contrastes, dégage une énergie pleine de sensibilité et de force intérieure. C’est une toile puissante, aussi graphique qu’émotive, qui s’inscrit parfaitement dans l’univers de l’artiste : à la croisée de l’intime et du collectif, du chaos urbain et de l’espoir.
€1.000,00